Navigation – Plan du site

AccueilNuméros21Dossier Création plastique d’HaïtiQuelques aspects de la nouvelle s...

Dossier Création plastique d’Haïti

Quelques aspects de la nouvelle scène artistique d’Haïti

Some aspects of the new artistic scene in Haiti
Carlo A. Célius
p. 104-129

Résumés

De nouveaux types d’œuvres sont apparus dans l’univers de la création plastique d’Haïti depuis les années 1980-1990. Ils participent d’une nouvelle scène dont nous allons tenter de dégager quelques caractéristiques, qui ressortiront davantage en les situant dans le processus historique global de configuration et de reconfiguration du monde artistique du pays. Ainsi apparaîtront les liens et les lignes de démarcation vis-à-vis des courants établis. En outre, l’analyse privilégiera certains aspects, comme la dynamique sociale qui sous-tend ces transformations, les références partagées et les facteurs différenciants tels que l’intérêt pour des problématiques particulières, ainsi que les usages des techniques et des matériaux.

Haut de page

Texte intégral

En ordre dispersé

1Parler de « scène artistique » permet d’évoquer plusieurs aspects du phénomène : lieu(x), espace(s), acteurs, jeux, interactions, compositions et recompositions, mais aussi aléas et improvisations. Cette métaphore est convoquée pour signifier que la mouvance artistique comporte de multiples facettes et diverses catégories de créateurs, d’intermédiaires (promoteurs, marchands, chercheurs, critiques) et d’institutions dont les interactions, les initiatives, les formes et les niveaux d’implication sont à restituer dans la durée. À première vue, le parcours respectif des artistes, leurs démarches, leurs stratégies de promotion et l’apparition de plusieurs foyers de création indiquent que la dynamique de la scène artistique d’Haïti ne résulte pas d’une décision unique ou d’un mot d’ordre, qu’elle ne naît pas d’un manifeste, d’une démarche ou de la demande spécifique d’une instance particulière, qu’elle ne découle pas d’une école (d’un lieu de formation), pas plus qu’elle n’en constituerait une (un regroupement autour d’une problématique, d’un projet ou d’un style). En réalité, plusieurs propositions artistiques sont apparues, des expérimentations isolées ont été tentées, des initiatives aux échos variés ont été entreprises, suivies progressivement de rencontres, d’échanges, de rapprochements, de mises en circulation sur le marché, si bien qu’au bout du compte des manifestations collectives organisées dans le pays et à l’étranger ont fini par rendre visible et attester l’existence de la mouvance.

2S’agirait-il, avant tout, d’une affaire somme toute classique de changement de génération ? On constate, en effet, que la plupart des artistes sont nés dans les années 1960, accompagnés ou rejoints par des cadets des deux décennies suivantes. Parmi eux, Camille Jean, dit Nasson (1961-2008), Jean-Brunel Rocklor (1963), Mario Benjamin (1964), Élodie Barthélemy (1965), Barbara Prézeau Stephenson (1965), Céleur Jean-Hérard (1966), Patrick Ganthier, dit Killy (1966), Maksaens Denis (1968), Myrlande Constant (1968), Sergine André (1969), Dubréus Lhérisson (1971), Frantz Jacques, dit Guyodo (1973), Pascale Monnin (1974), Pierre-Pascal Mérisier, dit Paskö (1974), Karim Bléus (1975), David Boyer (1977), Sébastien Jean (1980), Manuel Mathieu (1986)… Une liste exhaustive viendrait confirmer, quantitativement et logiquement, le critère du renouvellement générationnel. Celui-ci, toutefois, n’est peut-être pas suffisant car des artistes nés à la même époque ont choisi de cheminer à travers les tendances préalablement établies et de ce fait ne s’inscrivent pas dans la mouvance quand d’autres, qui y sont affiliés ou qu’on peut y rattacher, sont nés plus tôt : c’est le cas d’André Eugène (1959), d’Édouard Duval-Carrié (1954), de Lionel St.-Eloi (1950), de Ronald Mevs (1945), de Pierrot Barra (1942-1999) ou encore de Patrick Vilaire (1941). Les parcours respectifs des artistes révèlent également des décalages à souligner. La plupart ont débuté leur carrière par une démarche d’emblée située dans la dynamique à l’œuvre. D’autres s’y inscriront suite à une réorientation de leur projet créateur. D’autres encore s’y retrouveront ou y seront intégrés en acquérant le statut d’artiste au travers de pratiques auparavant rattachées à l’artisanat. Les distinctions s’observent donc à la fois suivant l’appartenance générationnelle et sociale des artistes, ainsi qu’en fonction de leur classification en tant qu’« artiste » ou « artisan » ou des jeux de passage d’une catégorie à l’autre, les connaissances et les expériences acquises dans leur parcours pouvant par ailleurs être mobilisées à un niveau ou un autre dans leurs pratiques actuelles. Quelques repères offriront une bonne esquisse des profils.

  • 1 Voir Cadet 2013.

3La formation initiale de Vilaire était en céramique et céramologie. Cofondateur en 1968, avec Jean-Claude Garoute (Tiga) et Wilfrid Austin Casimir (Frido), d’un centre de création et d’animation artistique, l’atelier Poto-Mitan, son œuvre prend une tout autre dimension à partir des années 1980 quand il s’affirme comme sculpteur, travaillant le métal. St.-Eloi, qui avait fréquenté Poto-Mitan, est un peintre bien connu, affilié au Centre d’art de Port-au-Prince, quand, au début des années 1990, il se met à l’art volumétrique en privilégiant un matériau : l’aluminium récupéré. Mevs, qui présente ses parents comme des artisans, s’est lancé dans la peinture dans les années 1970, sur les traces du peintre Jacques Gabriel, tout en exerçant divers métiers y compris artisanaux. Il a développé une œuvre comprenant peintures, sculptures, installations, performances, en manipulant de multiples matériaux (pierre, bois, papier, métal) et en expérimentant constamment différentes techniques (papier mâché, coulage, assemblage, etc.). Duval-Carrié date ses premiers essais en peinture de 1974 mais il s’est fait connaître comme peintre dans le cadre du Centre d’art au début des années 1980, avant de réorienter sa création à la suite d’un séjour en France en 1989 où il découvre et commence à explorer les possibilités offertes par plusieurs techniques et matériaux tels que le modelage, le moulage et la résine. Benjamin, autodidacte, est passé d’une peinture dite « hyperréaliste » représentant des figures humaines surdimensionnées à ce qu’il appelle des « portraits psychologiques1 » ainsi qu’à des installations et des performances.

4Plusieurs autres artistes, qui touchent à plusieurs médiums, sont issus d’écoles d’art : Prézeau Stephenson a étudié en Haïti et au Canada, Monnin en Suisse, Barthélemy à Paris, Vladimir Cybil Charlier aux États-Unis, Marie-Hélène Cauvin au Canada et aux États-Unis. Eugène et Céleur ont mené leur apprentissage dans des ateliers de production d’objets d’artisanat en bois avant de pratiquer l’art de la récupération. Barra, Boyer et Lhérisson, eux aussi artistes de la récupération quoique aux orientations bien distinctes de celles des deux précédents, ont travaillé auparavant dans des ateliers de fabrication de drapo vodou. Jose Delpé et Jean Eddy Rémy ont réorienté leurs usages du métal découpé (bidons de fuel usagés) après s’y être exercés selon les pratiques habituelles de leur village de Nouailles, où se concentrent des ateliers développés dans le sillage de Georges Liautaud, initiateur du courant dans les années 1950. Maksaens Denis, qui a étudié l’audiovisuel à Paris, a introduit la vidéo, tandis que s’affirment des photographes comme Henry Roy ou Josué Azor.

5La multiplicité des pratiques est notable, mais l’est aussi un autre fait : la plupart des créateurs ont étudié à l’étranger. Les mêmes, ou d’autres, y ont séjourné ou y séjournent régulièrement pour des résidences, des expositions et autres activités. Plusieurs d’entre eux y sont installés et y poursuivent leurs carrières. À ceux-là s’ajoutent ceux qui sont nés dans la migration ou s’y sont retrouvés très jeunes et se réclament d’Haïti : plusieurs travaillent en synergie avec des artistes qui évoluent dans le pays et participent à des manifestations collectives consacrées à la création plastique d’Haïti. Il serait difficile de les ignorer, d’autant qu’ils appartiennent à une diaspora en croissance démographique dont l’impact sur le pays est indéniable. Leurs cheminements et leurs œuvres compliquent encore la donne, à tous les points de vue. La dimension spatialement éclatée de la nouvelle scène est la touche finale mise à son caractère pluriel (parcours, expériences, modes de création, lieux de résidence…). Dans cette mouvance si diverse, quelques caractéristiques communes peuvent toutefois être dégagées, par exemple dans le partage de ressources iconographiques, l’intérêt pour des problématiques particulières ou encore les formes d’expérimentation mises en œuvre.

Configurations et reconfigurations

  • 2 La colonie française de Saint-Domingue accède à l’indépendance le 1er janvier 1804 sous le nom d’Ha (...)
  • 3 Pour une histoire de la peinture dans le pays depuis la période coloniale jusqu’en 1980, voir Lereb (...)
  • 4 Tout le xixe siècle haïtien est marqué par un discours anthropologique orienté vers la défense de l (...)

6Évidemment, le caractère distinctif de ces caractéristiques ressortira surtout en les confrontant au passé. Mieux, c’est en inscrivant la dynamique dont elles témoignent dans l’univers complet de la création plastique du pays qu’on en aura une meilleure appréhension, qu’on percevra usages et dépassements de repères établis, reprises et réélaborations, permanences et inventions. Pendant tout le xixe siècle2, le seul domaine de la création plastique que les élites légitimaient étaient les beaux-arts hérités de la période coloniale3. Le renouveau est survenu entre les années 1930 et 1950, en lien avec le tournant ethnologique dans l’histoire intellectuelle du pays qui redéfinit la société en mettant en valeur des composantes culturelles jusque-là minorées, voire rejetées4 (Célius [dir.] 2005). Tout cela n’est pas sans rapport avec les impacts de courants de la modernité artistique européenne où le primitivisme a joué un rôle non négligeable. On distingue au moins trois séquences significatives dans le changement survenu.

7Tout d’abord, est apparu dans les années 1930 un courant pictural promouvant une modernité indigène dont l’un des gestes emblématiques a consisté en l’introduction dans la tradition interne des beaux-arts de thèmes tirés de conditions subalternes : situation des paysans, univers des quartiers populaires urbains, pratiques du vodou, etc. On en mesure la portée quand on sait que les beaux-arts, imposés pendant la période coloniale comme éléments de l’appareillage symbolique de domination, ont fait l’objet d’une véritable conquête politique de la part des élites coloniales émergentes puis des élites nationales, qui s’en sont servi comme instrument d’affirmation de soi aux yeux de l’étranger mais aussi comme facteur de différenciation sociale sur le plan interne (Célius 2000, 2009a et 2009b). L’introduction des conditions subalternes dans l’univers d’autovalorisation des élites, même sur un mode folklorisé, a affecté et perturbé les représentations collectives dominantes. La perturbation s’est encore renforcée avec la deuxième séquence. À partir de 1945, dans des circonstances décrites ailleurs (Célius 2004 et 2007a : 311-332), on commence, au Centre d’art alors récemment créé en vue de la dynamisation des beaux-arts, à promouvoir non plus uniquement des thèmes mais des créateurs eux-mêmes issus de ces conditions sociales subalternes. Provenant de groupes sociaux infériorisés, ce qui constituait déjà une nouveauté, ces artistes n’ont de plus reçu aucune formation artistique académique. Ils réalisent ainsi des images acceptées en tant qu’art et pourtant complètement différentes de ce qui était jusque-là jugé tel. Les élites, hormis quelques personnalités du monde artistique et intellectuel, ont eu en premier lieu une réaction de rejet, sans pouvoir toutefois contrer le développement du nouveau genre artistique. Celui-ci, amorcé à la faveur de l’énonciation d’un jugement ontologique à caractère valorisant sur un tableau jusqu’alors non perçu comme une œuvre d’art (Célius 2004 et 2007a), s’instaure, stimulé par le marché externe. Il se maintient, s’amplifie, se massifie même et finit par occulter, en dehors du pays, toutes les autres démarches artistiques, alors que se produit simultanément une diversification des pratiques. Des structures, aux fortunes variables, apparaissent, le marché interne s’organise ou se réorganise ; un mode de classification et de hiérarchisation des créations se met en place, repérable notamment dans la qualification des œuvres, leur prix de vente, les stratégies adoptées pour les valoriser et les diffuser. Cette dynamique a eu pour effet, entre autres – et ceci constitue notre troisième séquence –, la reconnaissance progressive de divers domaines de création coexistant dans le pays. On a fini par établir l’existence d’un domaine de création plastique spécifique appartenant aux « arts sacrés du vodou » (Cosentino 1998 [1995]).

  • 5 « Par signal à coût élevé, on entend tout signal qui prend le contre-pied du principe d’économie ré (...)

8Il faut, à ce stade, expliciter mon recours à l’expression domaine de création plastique. De nombreuses études relevant de plusieurs disciplines ont élargi les perspectives d’analyse au-delà d’une définition restrictive de l’« art ». Jean-Marie Schaeffer recommande ainsi la déconstruction de la notion d’« œuvre d’art », selon lui loin d’être « une catégorie cognitivement robuste, comme en témoignent les échecs de toute définition à ce jour ». Aussi propose-t-il d’intégrer cette notion dans une vue plus étendue qui conçoit les œuvres d’art comme « une des cristallisations d’une classe plus vaste d’entités et d’événements qui renvoient à une constante fonctionnelle transculturelle et transhistorique, à savoir ce qu’en biologie et en sociologie on appelle la production des signaux à coût élevé5 ». Nul besoin de détailler tous les aspects de l’argumentation de Schaeffer pour déduire du passage cité la nécessité d’identifier, de circonscrire, de caractériser des formes de « cristallisation » pour éviter de les essentialiser, de les absolutiser. Leçon de méthode qui autorise même un retour à la notion d’œuvre d’art pour l’examiner dans ses liens avec les beaux-arts, dont l’institutionnalisation débute à la Renaissance. Rappelons que le sens spécialisé de l’expression « beaux-arts » (les arts du dessin) se confirme entre les xviie et xviiie siècles. Il se double en même temps d’un sens extensif qui fait coïncider les entités des beaux-arts (écoles, musées des beaux-arts, histoire des beaux-arts) et celles de l’art (écoles et musées d’art, histoire de l’art). Une synonymie réussie d’où découle la classe essentialisée d’œuvre d’art. L’Europe étendant alors sa domination sur le monde, on comprend que les catégories des beaux-arts (élaborées par les discours qui font système avec les pratiques) aient pu servir à évaluer, catégoriser, hiérarchiser, qualifier/disqualifier toutes les formes de création rencontrées ailleurs et qui s’en distinguent. S’est établie une hégémonie des beaux-arts dont il faut analyser toutes les implications, déconstruire les « ontologies friables » (Cometti 2012) qui s’y rattachent, contrôler la projection des catégories aussi bien sur les créations de la période médiévale européenne (Belting 1998 [1990]) que sur celles des Taïno qui peuplaient les Grandes Antilles avant l’arrivée de Christophe Colomb. Les travaux sur les cultures visuelles ont ouvert des voies en ce sens. Ils font apparaître les beaux-arts comme un dispositif de production d’images parmi d’autres. Comme il demeure nécessaire de caractériser les dispositifs existants pour mieux les appréhender, je regroupe certaines formes de « cristallisation » sous l’appellation domaines de création plastique.

9La création plastique comprendrait une classe d’objets résultant de la matérialisation de l’imaginaire à partir de quelques éléments de base, dont le trait (le dessin), la forme, la couleur et le volume. Le traitement technique de ces éléments, leur combinaison, les matériaux utilisés, les types d’objets qui en résultent, leurs fonctions, leur mode de valorisation varient d’une société à une autre, d’une époque à l’autre et, possiblement, d’une entité sociale à l’autre dans une même société pour une période déterminée. Ce sont ces formes d’organisation des pratiques de création plastique que j’appelle domaines de création. C’est à ce niveau que se constituent des normes, des conventions, des genres ; c’est là que s’établissent la nature et les critères de jugement, que se définissent les types de discours, les fonctions des objets et leur mode de circulation. Les relations entre les domaines varient selon les périodes en raison de circonstances particulières.

10Ces considérations aident à clarifier bien des choses pour ce qui concerne Haïti : le contexte d’implantation du domaine des beaux-arts, les implications de leur appropriation et du maintien de leur hégémonie, par conséquent les effets de la remise en cause de celle-ci. On voit d’emblée qu’on ne saurait faire l’économie des relations entre le pays et l’extérieur, paramètre à ne jamais omettre dans l’analyse des sociétés caribéennes, issues du procès de reconfiguration du monde amorcé à partir de la fin du xve siècle. Il n’est donc guère étonnant que la modernité artistique européenne et le primitivisme aient joué un rôle déterminant dans les changements survenus à partir des années 1930. Leur résonance a été facilitée par le tournant ethnologique.

11Au cœur de ce renouveau, de cette redéfinition de la communauté nationale, se trouve le vodou, longtemps méprisé, refoulé, jugulé et même combattu. L’haïtianité artistique est alors mesurée par rapport à ce pôle identificatoire ; l’« art haïtien » en vient à n’être qu’un « art vodou » (art religieux, sacré ou magique, selon les auteurs). D’où la confusion entre domaine de création propre au vodou et création qui s’en inspire. De fait, la thématique vodou est devenue très importante. Des symboles sont aussi enrôlés : des artistes ont cherché à structurer leurs œuvres en se fondant par exemple sur les dessins rituels, les vèvè. Mais la confusion des domaines maintenue dans les discours (aussi bien des promoteurs et des marchands que des artistes) aboutit, aujourd’hui encore, à la création d’œuvres aux statuts indéterminés ou conçus comme ambigus. Tout cela participe des changements survenus dans les relations entre les domaines.

  • 6 Guyodo, qui faisait partie du collectif au début, s’en est cependant distancié.

12À ce niveau, la nouvelle scène prolonge les séquences antérieures. Si elle est portée par des artistes nés, en majorité, entre les années 1960 et 1980, si elle est spatialement éclatée, elle renforce, sur le plan interne, la visibilité des différents domaines de création, mais aussi leurs interactions et leurs transformations. Elle atteste, enfin, de la place significative, sinon centrale, que continue à occuper le subalterne dans la dynamique créative du pays. Au cœur de la mouvance, on retrouve, en effet, un nombre significatif de créateurs appartenant à des catégories sociales modestes, des foyers de création surgis dans des localités périphériques et des quartiers défavorisés de la région métropolitaine, comme la Grand Rue (le groupe Atis Rezistans, dont les principaux représentants sont Céleur, Eugène et Guyodo6), le Bel Air (avec Barra, Lhérisson et Boyer), Carrefour Feuilles (St.-Eloi, Constant), Rivière Froide (Nasson, Rocklor, Jean-Horace Salomon, dit Ti Pèlin, Bléus), ou encore Nouailles (à Croix-des-Bouquets, avec Rémy et Delpé).

Ressources partagées

  • 7 L’oraliture englobe des formes discursives comme les légendes, les mythes, les contes, les proverbe (...)

13Une dynamique sociale marque donc l’univers de la création plastique d’Haïti depuis la première moitié du xxe siècle. Elle est à la fois une constante et un ressort de renouvellement. Il en est de même pour certaines sources et ressources auxquelles se réfèrent les créateurs. Qu’il s’agisse de l’oraliture7, des régimes de croyance jusqu’alors méprisée, infériorisée, d’événements marquants du passé, de figures héroïques, tout cela demeure des références pour des artistes de la nouvelle scène qui, souvent, célèbrent leurs prédécesseurs en en dressant des portraits, en reprenant, en citant, en réinterprétant leurs œuvres. Il y a là un univers reconnu, partagé, assumé, travaillé et retravaillé. Dans la migration, il est mobilisé avec d’autres ressources pour aborder des questions de toutes sortes, qui ne se limitent pas à Haïti.

14Jean Ulrick Désert (établi à Berlin après avoir migré d’Haïti aux États-Unis et vécu un moment à Paris) articule sa propre histoire de migrant avec la situation politique de son pays d’origine. Il thématise également la « question raciale », notamment à travers son projet sur l’« invisibilité ostentatoire ». Il le fait non sans lien avec des préoccupations relevant de son orientation sexuelle. Il peut aussi convoquer l’histoire d’Haïti pour aborder des sujets se rapportant à l’esclavage, aux situations coloniales et néocoloniales, à l’émancipation, en intégrant des figures du « monde noir » ayant occupé des sphères allant de la politique aux arts (introduction, fig. 1). Dans son œuvre, il s’interroge sur les modalités de circulation, de rencontres et d’échanges, les relations de genre, le racisme, les violences, les formes de domination, la situation des minorités, la reconnaissance, les transformations socioculturelles, etc., en écho (ou en concordance ?) avec des formes de lutte et des courants de pensée bien reconnaissables. Ce que confirme le choix de ses œuvres pour illustrer des couvertures d’ouvrages de Stuart Hall, figure centrale des cultural studies8 (Hall 2007 et 2013).

fig. 1 Guyodo dans son atelier.

fig. 1 Guyodo dans son atelier.

Au fond, des œuvres en carton, peinture et textile recyclé, mai 2014.

© Photo Carlo A. Célius.

fig. 2 Frantz Jacques de son nom d’artiste Guyodo, Saint Jacques, 2009.

fig. 2 Frantz Jacques de son nom d’artiste Guyodo, Saint Jacques, 2009.

Verre, bois, fil métallique et textile recyclés.

Collection Jean Dornéval. Courtesy de l’artiste et des Ateliers Jérôme. © Photo Christian Nerette.

fig. 3 Maksaens Denis, My Joshua Tree, 2008. Installation vidéo.

fig. 3 Maksaens Denis, My Joshua Tree, 2008. Installation vidéo.

© Maksaens Denis.

fig. 4 Élodie Barthélemy, Capois-La-Mort, 2004, racine de pin, selle, étriers.

fig. 4 Élodie Barthélemy, Capois-La-Mort, 2004, racine de pin, selle, étriers.

Avec l’aimable autorisation de l’artiste.

© Photo Manuel Choquet.

fig. 5 Jean Hérard Céleur, Triptyque sculptural, 2006, métal, techniques mixtes.

fig. 5 Jean Hérard Céleur, Triptyque sculptural, 2006, métal, techniques mixtes.

Fowler Museum à UCLA, don de Marilyn Houlberg.

Photo Jessy Bernier, Perspective / Avec l’aimable autorisation des Musées de la Civilisation, Québec.

fig. 6 Lionel St-Eloi, L’Ange de Justice s.d., techniques mixtes.

fig. 6 Lionel St-Eloi, L’Ange de Justice s.d., techniques mixtes.

© Photo Roberto Stephenson. Courtesy Galerie Bourbon-Lally.

15Duval-Carrié (établi à Miami) explore également la migration, celle des lwa (esprits vodou) par exemple. Ceux-ci voyagent, évidemment, avec leurs serviteurs. C’est donc aussi et surtout la circulation des humains qui est abordée, à commencer par celle de l’artiste lui-même qui se représente en arbre déraciné. L’interrogation porte fondamentalement sur le mode d’être et le devenir dans le déplacement. Elle concerne également les images, les signes, les symboles. Il y va de leur temporalité, leur degré de stabilisation, leurs modes de transformation, leur transfiguration mais aussi, en fin de compte, des possibilités d’en inventer d’autres. Cependant, l’exemple de cette installation de Duval-Carrié (Migration of the Spirit, Figge Museum, 2006) montre surtout, et il n’est pas le seul, que l’imaginaire vodou reste une ressource très exploitée, y compris à travers des figurations et souvent des modes de présentation bien éloignés de ceux auxquels on était habitués. En témoignent également des œuvres aussi différentes que Dessounen, sculpture en métal de Vilaire (introduction, fig. 6), Kwa Bawon, vidéo-installation de Denis ou encore Le Cercle de Freda, performance de Prézeau Stephenson.

  • 9 Arrêt du Conseil du Cap, touchant l’Empoisonneur Macandal et ses Complices, et qui ordonne la publi (...)

16Si ces créations se démarquent de quelques référents iconographiques habituels, comme bien d’autres d’ailleurs, on doit toutefois souligner que le recours à l’imagerie chrétienne y demeure prégnant, ce qui mérite quelques explications. Dans la colonie de Saint-Domingue, la figure de l’autorité politique est légitimée par le pouvoir religieux qu’elle institue comme repère pour l’organisation de tout un pan de la vie sociale, tout cela étant lié à un mode d’organisation spatiale et de structuration temporelle. Ainsi, le catholicisme a été implanté, et est maintenu après l’indépendance, comme un cadre symbolique de référence à fort impact structurant (Célius 2014). C’est en tant qu’élément fonctionnel de ce cadre symbolique que l’imagerie religieuse chrétienne occupe une place centrale dans la culture visuelle du pays. Constituée d’un ensemble de représentations diffusées sur des supports variés, elle a circulé et circule dans toutes les couches sociales. Comparée aux autres types d’images disponibles dans la société, elle semble être la seule à avoir bénéficié sur la durée d’une circulation transversale. Cela ne signifie pas qu’il y a eu, de tout temps, une même intensité de circulation, que tout le monde a toujours été touché, et au même degré, que les modes d’appropriation ont été uniformes, etc. Il y a eu, il y a encore des usages différenciés, dus à plusieurs facteurs, aussi bien sociaux que religieux, ce qui d’ailleurs a entretenu une longue situation conflictuelle. « La profanation des choses saintes » et le sacrilège que constitue leur « mélange » avec d’autres choses sont légalement répréhensibles à Saint-Domingue. Le Conseil du Cap le fait valoir à l’occasion de la retentissante affaire d’empoisonnement de 1758 dans laquelle est impliqué, à titre de leader, l’esclave marron Macandal (ou Makandal). La justice identifie l’objet scandaleux et surtout terrifiant : des « paquets ficelés » enduits d’eau et d’encens bénits, composés, entre autres éléments, de crucifix9… Les « mélanges » perdureront et seront constamment (pendant tout le xixe siècle et les premières années du xxe siècle) au cœur de dispositions juridiques et d’actions menées contre des pratiques qualifiées de superstitieuses, comme lors de la campagne dite antisuperstitieuse de 1939-1942 visant le vodou (Ramsay 2011 ; Clorméus 2012). Il est alors remarquable de constater que cette imagerie a joué un rôle déterminant dans l’amplification et la transformation du domaine des beaux-arts à partir des années 1930 et 1950 en servant de référent iconographique et formel à bon nombre d’artistes, y compris ceux-là mêmes dont on a soutenu qu’ils n’en avaient pas, pour justifier la thèse d’un art « pur », « innocent », « premier », « pur de tout alliage » (disait André Breton à propos d’Hector Hyppolite). Le corpus est considérable qui montre bien que bon nombre d’artistes, de toutes tendances, s’y sont référés, souvent de manière systématique et créative (Célius 2007b). Il apparaît même que les possibilités d’interprétation des images disponibles et les mécanismes qui les sous-tendent constituent un facteur très important de la créativité dans le pays, surtout dans les espaces de culture subalterne. Et l’importance prise par l’imagerie chrétienne réinterprétée (qui a envahi les espaces urbains : murs, enseignes de boutiques, décors des véhicules de transport en commun appelés tap-tap, etc.) témoignerait d’un retournement de situation, si ce n’est d’une résolution, même provisoire, dans ce long conflit iconique engagé depuis Saint-Domingue.

17Bon nombre d’artistes de la nouvelle scène continuent de puiser à cette source. Comme leurs prédécesseurs, ils s’en servent pour traiter des thèmes vodou, chrétiens ou autres. Cela peut aller de la citation entière d’une chromolithographie de saint à la mise en espace d’un élément symbolique évocateur. Les démarches adoptées et les résultats obtenus varient considérablement, de la réalisation d’objets aux statuts ambigus (objets de culte ou non ?) à la dérision pure. Monnin crée ainsi L’Ange de la résurrection (2006-2009) comme un « phénix qui se relève de ses cendres ». L’œuvre montre un visage d’enfant « traversé par une faille piquée de diamants ». « Ce visage, explique l’artiste dans une notice d’accompagnement, nous enseigne la nécessité de vivre avec nos cicatrices, pour faire de nos points de suture des diamants étincelants et transformer nos blessures en arme de construction massive. » Charlier joue sur un autre registre avec Ogoun X, soit Malcom X en lwa Ogoun, figuré d’après l’image du saint correspondant : Jacques chevauchant un cheval, brandissant son épée d’une main et tenant un drapeau de l’autre. Dans la même veine, elle a conçu Marassa Andy and Basquiat (Charlier 2005 ; introduction, fig. 5). Les marasa sont des jumeaux en créole haïtien. L’artiste traduit donc le compagnonnage des deux artistes, Andy Warhol et Jean-Michel Basquiat, dans le langage haïtien de la gémellité à partir d’une chromolithographie des saints Côme et Damien, correspondants catholiques des lwa marasa. Parmi plusieurs réalisations de Cauvin retravaillant ces références, signalons La Fléchée (2007 ; introduction, fig. 2). Cette œuvre, qui s’inscrit dans une série sur les gangs, traite de la jeune femme pute et martyre, objet d’exploitation dans les ghettos, en convoquant l’image de saint Sébastien. Dernier exemple, celui des artistes du collectif Atis Rezistans (de la Grand Rue) qui font un usage parfois si subtil de l’imagerie chrétienne qu’il est possible de ne pas immédiatement s’en apercevoir – telle la simple présence, persistante d’ailleurs dans leurs créations, d’une auréole.

Le corps à l’œuvre

18La transformation et la transfiguration de ressources partagées s’opèrent en lien avec des préoccupations inédites ou plus insistantes. Ainsi il apparaît que, par rapport aux pratiques antérieures, une place plus significative est accordée au corps. Cela s’observe à trois niveaux. En premier lieu, celui de l’image du corps, du corps en image. On tend davantage à structurer les œuvres autour de la représentation du corps. Celui-ci devient objet préoccupant de représentation en plus d’être désormais lui-même matériau dans l’acte de création à travers les performances. Dans ces derniers cas, le corps du regardeur-spectateur est différemment sollicité, impliqué, de même que dans les installations (fig. 3). Tout cela n’est pas sans rapport avec un deuxième niveau, celui du corps de l’image ou du corps image. La structuration de l’image autour de la représentation ou de la présentation du corps suscite des interventions complémentaires plus soutenues se traduisant dans un travail parfois très élaboré sur la surface, un investissement sur les factures, une recherche d’aspects, d’effets particuliers. Les deux premiers niveaux impliquent un troisième en ce qu’ils supposent des modalités de mise au travail du corps. Le corps au travail, ce sont par exemple les moyens déployés pour la réalisation et l’exposition des œuvres. Cela va de l’acquisition des matériaux au transport des œuvres finies en passant par les transformations opérées sur ces matériaux et toutes les dépenses d’énergie fournies dans l’acte de création, sans oublier toutes les interactions qui résultent d’un travail collaboratif, souvent nécessaire. Tout cela n’est pas très éloigné de ce qu’on observe ailleurs, où les pratiques de création actuelles prennent le corps pour objet à un pourcentage avoisinant les 80 %, voire 90 % (Michaud 2006 ; Ardenne 2010 ; Comar [dir.] 2008). Ce point de convergence une fois relevé, il est important de constater que les voies par lesquelles les artistes y sont parvenus ne sont pas toujours les mêmes ici et ailleurs.

  • 10 Élu le 16 décembre 1990, il est renversé le 30 septembre 1991 par le général Raoul Cédras. Il est r (...)

19Prenons St.-Eloi. Il est passé de la peinture de chevalet à la fabrication d’objets volumétriques en utilisant des matériaux de récupération. Il a trouvé et adopté cette solution au début des années 1990 en cherchant à contourner les difficultés à se procurer des tubes de peinture en raison de l’embargo économique imposé au pays suite au coup d’État perpétré contre Jean-Bertrand Aristide10. À compter de cette date, il ne va plus s’approvisionner en tubes ou bocaux de peinture, en toiles apprêtées (ou à apprêter) et autres accessoires dans un magasin. Il part à la recherche d’objets usagés dans le voisinage ou en d’autres endroits de la ville. Les lieux et les modes d’acquisition des matériaux changent, mais il faut également s’arranger pour leur stockage et se doter de tout le dispositif nécessaire à leur traitement. Les habitudes de travail ne sont plus les mêmes, depuis la conception des œuvres jusqu’aux procédures de réalisation, les postures et les gestes, la dépense physique, le temps de travail… Il devient nécessaire d’en appeler à d’autres compétences. Benjamin, à l’occasion de la Fête de la sculpture de juillet 2007 à Port-au-Prince (Institut français d’Haïti-Fokal), dont il fut le commissaire, a formulé des observations sur St.-Eloi qui rassemblent matériaux utilisés, travail effectué, résultat obtenu et traces sur le corps. « Je suis impressionné, dit-il, par sa capacité d’insuffler une âme, une poésie à des matériaux extrêmement rudes. Il travaille l’aluminium, il travaille le fer, il travaille l’acier, avec des effets de légèreté, d’élégance, de grâce, ce qui n’est pas du tout évident. J’ai vu ses mains pendant le festival, elles étaient extrêmement fatiguées. » (Lévy 2007 : 133) Elles étaient encore bien abîmées lors de mes dernières rencontres avec l’artiste en novembre 2013.

20Une des implications du passage du tableau de chevalet aux objets volumétriques est une forte tendance à l’individualisation ou l’autonomisation des figures, au profit de la représentation/présentation de corps. L’autonomisation volumétrique des personnages suppose, pour St.-Eloi, de les détacher de l’espace pictural où ils étaient habituellement placés dans un environnement bien chargé (paysage, intérieur d’habitat, etc.) et pris dans des interactions, le plus souvent dans une composition à visée narrative. La figure autonomisée appelle des traitements de surface où doivent être pris en compte les potentialités et les limites du matériau dans la recherche d’effets spécifiques. Tout cela aboutit à des résultats distincts de ceux obtenus par la peinture, même si le métal privilégié par St.-Eloi (l’aluminium) et son travail tout en finesse ne sont pas sans rapport avec la tonalité dominante de ses peintures (il a insisté, lors de l’un de nos entretiens, sur la difficulté qu’il avait surtout à se procurer du blanc) et le souci du détail qui s’y manifeste. Ses œuvres volumétriques sont à bien des égards comparables par leur traitement aux objets décoratifs ou d’orfèvrerie rencontrés dans ses peintures.

  • 11 Cette collection a fait l’objet d’une exposition itinérante en Europe et en Amérique du Nord de 200 (...)

21L’importance prise par la création volumétrique est l’un des faits marquants de la scène qui s’affirme. Cela a sans doute joué dans l’intérêt porté au corps, ou dans la perception qu’on en tire, dans un univers où la peinture (le tableau) était et est encore (quantitativement) la pratique la plus développée. Mais cette importance est repérable aussi chez des artistes qui s’efforcent de faire advenir un type inédit de peinture. On conçoit que les démarches et les réalisations diffèrent. On observe toutefois l’apparition de thèmes, de sujets, de motifs, de procédés apparemment partagés par plusieurs artistes. Deux figures, celles du bizango et du gede, ont acquis une position qui semble nouvelle. La première est liée à une série d’objets de la collection de Marianne Lehmann11, qui représenteraient des soldats de l’armée bizango (un type de société secrète). Ce seraient donc des chefs, des guerriers ou des esprits guerriers incarnés. Toute une série d’œuvres se sont développées en référence au monde des sociétés secrètes, avec couleurs sombres, cercueils, crânes, croix, fouets, armes blanches, clous, objets noués… Les gede, eux, sont les lwa de la mort, du cimetière. Avec eux, c’est la perturbation, la débandade, le désordre, le sexe, l’obscénité, la grivoiserie, la dérision, mais également les liens indéfectibles entre la vie et la mort, le principe de la régénération. Ils gagnent les rues et vont dans les cimetières à la Toussaint, les 1er et 2 novembre.

22Si des œuvres traitent explicitement de ces figures, d’autres qui, a priori, sont conçues dans de tout autres perspectives semblent partager avec elles un air de famille. Le rapprochement tient au traitement du corps en proie à la violence, la difformité, la déchéance, la maladie, la mort, mais aussi à la mise en scène des sexes et des sexualités, ou encore de la dérision, du faux-semblant… Ainsi une tête énorme de Rocklor ou de Ti Pèlin aux traits prononcés, en pierre taillée, développe des affinités avec des peintures de Benjamin, plus précisément ce qu’il appelle ses « portraits psychologiques ». Des installations du même Benjamin font écho aux bizango de la collection Lehmann (Pivin et al. 2012). De même, l’univers badin de Paskö, où se démultiplient les tete (« seins ») et les kòk (« coq » : le gallinacé, mais aussi l’organe sexuel masculin en créole haïtien), et la série sur l’érection de Killy entrent en résonance avec une bonne partie de la production des artistes de la Grand Rue pour lesquels le phallus est roi (fig. 5). Cauvin montre que ce phallus roi implique aussi le viol et la prostitution dont sont victimes les femmes, notamment dans sa série sur les gangs. Certes, des contrepoints existent comme en atteste l’œuvre de Barthélemy qui, tout en suggérant, lors de l’un de nos entretiens, que ses performances constituent des « mises à nu », n’est pas dans une quelconque nudité littérale. Elle élabore une œuvre toute en mesure, en évocation subtile. Y compris en abordant des drames (comme celui des corps de migrants échoués sur les plages de Miami) ou de hauts faits d’armes de héros nationaux (Capois-La-Mort par exemple ; fig. 4) où elle risque le pari de la disparition (de la non-représentation) des corps. Les aspects des traitements du corps qui viennent d’être évoqués interpellent, comme nous y invitent explicitement certaines œuvres, quant aux relations qui pourraient être établies avec des pratiques et des phénomènes qui affectent la société depuis la chute des Duvalier en 1986. Citons : les manifestations populaires récurrentes, les épidémies allant du sida au choléra, le développement de pratiques comme le kidnapping, la formation et l’affrontement de gangs, les fréquents assassinats, ciblés ou non, les viols, les trafics d’organes, les morts en nombre dues à des accidents et des catastrophes naturelles. Ajoutons la promiscuité des bidonvilles, l’explosion de la prostitution… Cette liste non exhaustive donne une idée d’un climat général de violence sur les corps dont on trouve des expressions, des descriptions, des échos dans des œuvres littéraires et musicales, offrant des analogies, à explorer, avec les œuvres plastiques.

Techniques et matériaux

  • 12 Selon la chronologie établie dans Pivin et al. 2012.

23La dynamique identifiée se distingue encore par bien d’autres aspects, dont le plus significatif est sans doute la recherche de voies inédites en dehors de la peinture, qui reste quantitativement la pratique artistique dominante dans le pays. Le volume et l’espace sont devenus plus préoccupants. Les jeux d’échelle explorés dans la conception des œuvres-objets invitent d’emblée à envisager leur mode d’inscription dans l’espace. C’est surtout dans les installations que les paramètres spatiaux sont conçus comme élément intégral de la création. Dans les performances aussi, où interviennent notamment la temporalité et les interactions directes avec le public. L’importance prise par les objets volumétriques est particulièrement marquante. Si on y retrouve des matériaux connus (bois, pierre, métal, béton…), l’exploration des potentialités de l’assemblage et de la récupération a bouleversé la donne. Le champ des possibles s’en trouve considérablement élargi, tant au niveau des matériaux susceptibles d’être utilisés que des techniques et des savoir-faire. Le transfert de savoir-faire, leurs confrontations, leurs juxtapositions, leurs mutualisations constituent l’un des soubassements de la nouvelle scène, l’un des ressorts de la créativité qui s’y manifeste. On le voit au niveau des démarches individuelles. Si des artistes peuvent déléguer la réalisation des œuvres en tout ou en partie, on assiste aussi à des échanges techniques formels entre la plupart d’entre eux, tout comme à des appropriations « clandestines ». Des œuvres collaboratives ont été exécutées, comme Benjamin l’a expérimenté avec Nasson (qu’il a rencontré en 198712) et avec les artistes de la Grand Rue (Guyodo, Céleur, Eugène) en 2006 (œuvre pour un char de carnaval et Freedom!, sculpture pour le Liverpool’s International Slavery Museum). Monnin a signé une œuvre avec Lhérisson (fig. 7) et fait appel à une céramiste pour réaliser une partie d’une œuvre qui requiert sa compétence. St.-Eloi confie à un spécialiste de la soudure telle étape de son travail. Vilaire collabore avec des artisans qui fabriquent des ustensiles de cuisine à partir de la technique du coulage de l’aluminium. Au-delà du travail collaboratif, du partage et des transferts de savoir-faire, le phénomène décisif est la possibilité de soumettre matériaux et techniques à des expérimentations, engendrant une démultiplication des opérations et des combinaisons. Les artistes peuvent nouer, filer, couler, clouer, clouter, ficeler, envelopper, coller, ajuster, casser, déchirer, prélever, mouler, trouer, tailler, souder, amarrer, recouvrir, flamber, gratter, décaper, découper, ciseler, agglomérer, juxtaposer, marteler, entoiler, repousser, empoussiérer, évider, coudre, découdre, colorer, enfumer, rembourrer…

fig. 7 Pascale Monnin et Lhérisson Dubréus, Notre Dame des Fleurs, 2011, perles, paillettes, peinture sur toile.

fig. 7 Pascale Monnin et Lhérisson Dubréus, Notre Dame des Fleurs, 2011, perles, paillettes, peinture sur toile.

Avec l’aimable autorisation des artistes et de la Galerie Monnin.

  • 13 Sur les drapo vodou (histoire, fonction, analyse iconographique, description des techniques, profil (...)
  • 14 La broderie de Lunéville, apparue au xixe siècle en France, consistait à imiter certaines dentelles (...)

24Pour illustrer les processus de transformation à l’œuvre dans cette dynamique d’ensemble, arrêtons-nous sur l’exemple des drapo vodou, bannières rituelles faites de perles et de paillettes13, à partir du cas d’une artiste. Constant est parvenue à la fabrication d’objets de ce type par un biais détourné. Elle n’est pas issue d’un des ateliers qui en produisent. Sa technique est d’ailleurs tout à fait différente : elle ne coud pas les paillettes, les sequins et les perles sur du tissu, mais pratique le perlage. Elle fixe perles et paillettes, préalablement enfilées, au moyen d’un crochet (et non d’une aiguille, comme les autres), le revers face à elle (elle ne voit pas directement l’œuvre prendre forme, contrairement aux autres ; voir l’article de Benson, fig. 6). Il s’agit en fait de la technique de broderie perlée découlant de la broderie de Lunéville qu’elle a apprise de sa mère qui travaillait dans une usine de sous-traitance de fabrication d’objets perlés, des robes de mariage en particulier14. Après un passage à l’usine, elle emploie cette technique pour créer des œuvres s’apparentant aux drapo vodou.

25Les objets rituels appelés drapo vodou étaient déjà entrés dans une dynamique de transformations induites par leur commercialisation. Une production non destinée aux cultes, nettement reconnaissable, s’est développée. Une iconographie inédite s’est déployée, débordant parfois les limites de la symbolique vodou. Dans bien des cas, la peinture figurative est prise pour modèle, donnant lieu à toutes sortes de scènes narratives. Duval-Carrié a fait reproduire une série de ses peintures par des créateurs de ce type d’objet. Compte tenu de ces transformations, l’appellation drapo vodou, pour ce qui concerne cette veine créative, devient purement générique ; elle renvoie aux usages initiaux des bannières et aux techniques utilisées plus qu’aux œuvres effectivement produites. J’avais déjà signalé, en esquissant les parcours de quelques artistes, que Barra, Lhérisson et Boyer viennent des ateliers de fabrication de ces objets. Barra a introduit des pratiques d’assemblage où il transforme les drapo vodou en y ajoutant des éléments inhabituels comme des poupées importées (Cosentino 1998). Il a aussi monté des pièces volumétriques recouvertes en tout ou en partie de paillettes. Sur ses traces, Lhérisson et Boyer poursuivent les recherches avec une grande créativité. Boyer a remplacé les paillettes par des boutons qu’il confronte à d’autres objets, tels des circuits électroniques récupérés, et ajoute souvent des motifs (visages, formes humaines, animales) en métal repoussé (fig. 8). Cela ne s’arrête pas là. L’extension de l’usage des paillettes est manifeste dans des œuvres de Prézeau Stephenson, de Charlier (V for Victory, 2007 [fig. 9] ; Serenity and Punishment, 2003 ) ou encore de Guyodo (fig. 1). Ce dernier utilise des habits usagés importés (des kenedi ou encore des pèpè, comme on les désigne en Haïti) comportant ces éléments, qu’il découpe et applique sur ses objets volumétriques (fig. 2) ou sur des surfaces planes. Ce sont surtout les effets de scintillement qui importent ici, les mêmes qu’a cherché à rendre Killy, en pensant aux drapo vodou, par un procédé complètement différent. Il applique sur du papier un composé pictural pouvant les restituer ou s’en approchant. Cette préoccupation rejoint la recherche d’une sorte d’effet cinétique qu’explorent plusieurs artistes. Elle se manifeste par l’emploi de pièces de miroir, de billes, de verre, que l’on retrouve dans bien des œuvres. St.-Eloi découpe des tôles en aluminium pour obtenir de petites pièces de formes plus ou moins régulières, qui sont ensuite attachées les unes aux autres et recouvrent une structure, parfois de grande dimension (fig. 6). Il en ressort une surface comme en écailles de poisson qui rappelle l’assemblage des paillettes, qu’il a d’ailleurs pratiqué (Josephson 2007 : 133-134). Sont ajoutés (parfois dans les petites pièces de tôle en aluminium ajouré) de nombreux morceaux de miroir, aux reflets démultipliés changeant selon l’angle et la distance de vue adoptés par le spectateur. Monnin, en plus des perles, des bijoux, parfois des miroirs, introduit la mobilité des œuvres suspendues avec des jeux de lumière et/ou un dispositif d’éclairage qui ajoute une « vitalité » supplémentaire par le jeu des ombres projetées des œuvres.

fig. 8 Détail d’une œuvre de David Boyer, novembre 2013, dans l’atelier de l’artiste.

fig. 8 Détail d’une œuvre de David Boyer, novembre 2013, dans l’atelier de l’artiste.

© Photo Carlo A. Célius.

fig. 9 Vladimir Cybil Charlier, Red Cross Tristan, 2009, paillettes et perles sur toile, impression jet d’encre et acrylique, bois.

fig. 9 Vladimir Cybil Charlier, Red Cross Tristan, 2009, paillettes et perles sur toile, impression jet d’encre et acrylique, bois.

© Vladimir Cybil Charlier.

26L’approche adoptée dans cet article et les exemples retenus présentent l’intérêt de suggérer plusieurs pistes à explorer dans la perspective d’une étude approfondie de la nouvelle scène artistique d’Haïti. D’amples descriptions viendront restituer les différents aspects des dynamiques à l’œuvre en cherchant, comme j’ai tenté de le faire ici, à toujours tenir ensemble, à articuler plusieurs échelles d’analyse. Parmi les points qui semblent déterminants pour la suite, soulignons la prise en compte des relations internes (le pays)/externes (l’étranger), les modes de structuration et de restructuration internes de l’univers de la création plastique, les stratégies des différents acteurs impliqués, dont les créateurs eux-mêmes, et évidemment les caractéristiques des œuvres qui résultent de tout cela… De ce point de vue, l’exemple des drapo vodou, pour limité qu’il soit, revêt un caractère emblématique. Il exemplifie la visibilité et la valorisation d’une pratique relevant d’un domaine spécifique de création, l’impact du marché et les transformations qui en résultent, les transferts de savoir-faire, de potentialités créatrices découvertes et explorées.

Cet article a bénéficié de la lecture et des suggestions d’Éric Jolly et de Gaetano Ciarcia. Qu’ils en soient remerciés.

Haut de page

Bibliographie

Alexis, Gérald

2000 Peintres haïtiens. Paris, Éditions Cercle d’Art.

Ardenne, Paul

2010 L’Image corps. Figures de l’humain dans l’art du xxe siècle. Paris, Éditions du Regard.

Bambou, Pierre

1974 « Le concept d’oraliture », Le Nouvelliste, 12 mai.

Beauvoir-Dominique, Rachel

2005 « Libérer le double, la beauté sera convulsive… À propos d’une collection d’art vaudou », Gradhiva (nouvelle série) 1 : 57-69.

Belting, Hans

1998 [1990] Image et culte. Une histoire de l’image avant l’époque de l’art, trad. de l’allemand par Frank Muller. Paris, Éditions du Cerf.

Cadet, Jean-Francois

2013 Entretien avec Mario Benjamin, émission Vous m’en direz des nouvelles !, RFI, 11 janvier.

Célius, Carlo A.

2000 « Les enjeux de la représentation. Portraits de Noirs et de mulâtres pendant la Révolution à Saint-Domingue (1789-1804) », in Berta Ares Queija et Alessandro Stella (dir.), Negros, Mulatos, Zambaigos. Derroteros africanos en los mundos ibéricos. Séville, Escuela de Estudios Hispano-Americanos-Consejo Superior de Investigaciones Científicas : 313-360.

2004 « L’avènement de l’art naïf en Haïti. La portée instauratrice d’un jugement esthétique », RACAR [Revue d’art canadienne/Canadian Art Review], XIX (1-2) : 47-64 [parution juillet 2005].

2006 « Saint Fleurant dans la mêlée », in Louisiane Saint Fleurant, catalogue d’exposition aux Ateliers Jérôme et à l’Institut français d’Haïti. Port-au-Prince, Les Éditions Areytos : 9-13.

2007a Langage plastique et énonciation identitaire. L’invention de l’art haïtien. Québec, Les Presses de l’université Laval.

2007b « Sous le signe d’Ayizan. Introduction à l’univers iconique de Tiga », in Tiga, Moulé dans l’argile, catalogue d’exposition. Port-au-Prince : 43-57 [éditeur non indiqué dans l’ouvrage].

2008 « Considérations sur l’invention des vèvè », in Jacques Hainard, Philippe Mathez et Olivier Schinz (dir.), Vodou. Gollion et Genève, Infolio éditions-Musée d’Ethnographie de Genève (« Tabou 5 ») : 279-305.

2009a « Neoclassicism and the Haitian Revolution », in David Patrick Geggus et Norman Fiering (éd.), The World of Haitian Revolution. Bloomington et Indianapolis, Indiana University Press : 352-392.

2009b « “ L’art ” en situation coloniale esclavagiste. Saint-Domingue, xviiie siècle », Cahiers des Anneaux de la mémoire 12 : 61-83.

2009c « Célestin Faustin, un peintre haïtien face au sacré », Histoire et missions chrétiennes 12 : 93-110.

2009d « Le vodou haïtien : patrimonialisation et dynamique de restructuration », Martor, revue d’anthropologie du musée du paysan roumain 14 : 89-100.

2011 « Les vèvè du créateur », in Hector Hyppolite. Paris, Éditions de Capri : 67-98.

2014 « L’imagerie chrétienne dans la création plastique d’Haïti », Histoire, monde et cultures religieuses 29 : 143-172.

Célius, Carlo A. (dir.)

2005 Haïti et l’anthropologie, Gradhiva (nouvelle série) 1.

Charlier, Vladimir Cybil

2005 « When the Saints go marching by », Small Axe IX (2) : 52-55.

Clorméus, Léwis Ampidu

2012 Entre l’État, les élites et les religions en Haïti. Redécouvrir la campagne antisuperstitieuse de 1939-1942, thèse de doctorat en sociologie, École des hautes études en sciences sociales-université d’État d’Haïti.

Comar, Philippe (dir.)

2008 Figures du corps. Une leçon d’anatomie à l’école des Beaux-Arts. Paris, Éditions de l’ENSBA.

Cometti, Jean-Pierre

2012 Art et facteurs d’art. Ontologies friables. Rennes, Presses universitaires de Rennes.

Cosentino, Donald J.

1998 Vodou Things. The Art of Pierrot Barra and Marie Cassaise. Jackson, University Press of Mississippi.

Cosentino, Donald J. (éd.)

1998 [1995] Sacred Arts of Haitian Vodou. Los Angeles, UCLA Fowler Museum of Cultural History.

Delpuech, André

2011 « Un personnage bizango d’Haïti », in J.M.G. Le Clézio, Les musées sont des mondes. Paris, Gallimard-Musée du Louvre Éditions : 86-90.

Dumas, Pierre-Raymond

1984 « Interview sur le concept d’oraliture accordée à Pierre-Raymond Dumas par le Dr Ernest Mirville », Conjonction 161-162 : 161-164.

Girouard, Tina

1994 Sequin Artists of Haiti. La Nouvelle-Orléans, Contemporary Arts Center.

Hainard, Jacques et Mathez, Philippe (dir.)

2007 Le Vodou, un art de vivre. Gollion et Genève, Infolio-Musée d’Ethnographie de Genève.

Hall, Stuart

2007 Identités et cultures. Politiques des cultural studies. Paris, Éditions Amsterdam.

2013 Identités et cultures 2. Politiques des différences. Paris, Éditions Amsterdam.

Josephson, Nancy

2007 Spirits in Sequins. Vodou Flags of Haiti. Atglen, Schiffer Publishing Ltd.

Laroche, Maximilien

1991 La Double Scène de la représentation. Oraliture et littérature dans la Caraïbe. Québec, GRELCA-Université Laval.

Lerebours, Michel-Philippe

1989 Haïti et ses peintres de 1804 à 1980. Souffrances et espoirs d’un people. Port-au-Prince, Imprimeur II, 2 volumes.

Lévy, Paul Élie

2007 « Entretien avec Mario Benjamin », in Fête de la sculpture. Port-au-Prince, Institut francais d’Haïti-Fokal : 128-139.

Michaud, Yves

2006 « Visualisations. Le corps et les arts visuels », in Alain Corbin, Jean-Jacques Courtine et Georges Vigarello (dir.), Histoire du corps, t. III, Les mutations du regard. Paris, Seuil : 417-436.

Moreau de Saint-Méry, Louis-Élie

1784-1790 Loix et constitutions des colonies françoises de l’Amérique sous le Vent. Tome quatrième comprenant les loix et constitutions depuis 1750 jusqu’en 1765 inclusivement. À Paris, l’auteur.

Newport, Mark

1997 Heralding the Divine Horsemen. Haitian Vodou Banners. Toronto, Museum for Textiles.

Pivin, Jean Loup et al.

2012 La Chambre de Mario Benjamin/The Room of Mario Benjamin. Paris, Revue Noire Éditions.

Polk, Patrick Arthur

1997 Haitian Vodou Flags. Jackson, University Press of Mississippi.

Ramsey, Kate

2011 The Spirits and the Law. Vodou and Power in Haiti. Chicago et Londres, The Chicago University Press.

Schaeffer, Jean-Marie

2008 « Le musée du quai Branly entre art et esthétique », Le Débat 148 : 170-178.

2009 Théorie des signaux coûteux, esthétique et art. Rimouski, Tangence Éditeur.

Vulser, Nicole

2012 « Les Indiens, petites mains du luxe », Le Monde, 7 septembre.

Yonkers, Dolores

1991 Sequined Surfaces: Vodun Flags from Haïti. Northridge, Art Galleries of California State University.

Haut de page

Notes

1 Voir Cadet 2013.

2 La colonie française de Saint-Domingue accède à l’indépendance le 1er janvier 1804 sous le nom d’Haïti.

3 Pour une histoire de la peinture dans le pays depuis la période coloniale jusqu’en 1980, voir Lerebours 1989, qui est à ce jour l’étude la plus exhaustive et la mieux documentée sur le sujet. On peut également consulter Alexis 2000.

4 Tout le xixe siècle haïtien est marqué par un discours anthropologique orienté vers la défense de l’humanité de tous les hommes, en commençant par les descendants d’esclaves. Vers la fin du siècle, on commence à s’intéresser davantage aux descriptions ethnographiques. La tendance s’amplifie et se consolide au cours de la première moitié du xxe siècle, constituant un véritable tournant ethnologique qui procède à une redéfinition des coordonnées constitutives de la société. La collectivité est désormais pensée en termes de « communauté culturelle ». Ainsi l’indépendance et la légitimité politique, conquises de haute lutte, sur lesquelles repose le nouveau corps sociétal instauré en 1804, ne suffisent plus, comme dans la pensée du xixe siècle, à circonscrire l’identité collective dont on perçoit désormais les composantes culturelles qu’il convient d’inventorier, d’analyser et de promouvoir. Il y a là un véritable renversement paradigmatique qui a influé sur les univers de création, bouleversé les représentations collectives et les dynamiques sociopolitiques, et installé un nouveau régime de pensée.

5 « Par signal à coût élevé, on entend tout signal qui prend le contre-pied du principe d’économie régulant en général la signalisation humaine et animale. Un signal coûteux est par ailleurs nécessairement un signal honnête, au sens où il signale la qualité même qui constitue sa condition d’existence […]. Cela explique pourquoi c’est, pour l’essentiel, dans des situations d’information incertaine que la signalisation coûteuse est utilisée […]. » « Les signaux coûteux d’ordre artistique se rencontrent surtout dans des situations où les humains, que ce soit comme individu ou comme groupe, entrent en rapport avec une altérité, par exemple avec des esprits ou avec les ancêtres ou les morts, et, plus fondamentalement encore, lorsqu’ils se trouvent face à l’énigme de leur propre identité existentielle à l’intérieur du monde social, naturel et cosmique, etc. Bref, chaque fois que nous sommes pris dans un réseau interhumain et cosmique qui ne va pas de soi et qui nous amène à nous interroger sur nous-mêmes. » Schaeffer 2008 : 174 et 175 ; voir aussi Schaeffer 2009.

6 Guyodo, qui faisait partie du collectif au début, s’en est cependant distancié.

7 L’oraliture englobe des formes discursives comme les légendes, les mythes, les contes, les proverbes, les devinettes, les formules magico-religieuses, les prières, les différents types de chansons, les sentences, les audiences, etc. Le concept, qui a connu une grande fortune dans l’univers littéraire francophone, a été proposé par Ernst Mirville, alias Pierre Bambou, en 1974 (Bambou 1974). Il y revient quelques années plus tard, dans un entretien avec Pierre-Raymond Dumas, pour en préciser le contenu (Dumas 1984). Voir aussi Laroche 1991.

8 Voir le site de l’artiste : http://www.jeanulrickdesert.com.

9 Arrêt du Conseil du Cap, touchant l’Empoisonneur Macandal et ses Complices, et qui ordonne la publication de l’Édit du mois de Juillet 1682 sur les poisons, du 20 janvier 1758 ; Arrêt de Règlement du Conseil du Cap, qui défend aux Nègres de garder des paquets appelés Macandal, ni de composer et de vendre des drogues, du 11 mars 1758. (Moreau de Saint-Méry 1784-1790 : 217-218 et 222-223)

10 Élu le 16 décembre 1990, il est renversé le 30 septembre 1991 par le général Raoul Cédras. Il est rétabli dans ses fonctions le 15 octobre 1994, avec l’aide de l’armée étatsunienne.

11 Cette collection a fait l’objet d’une exposition itinérante en Europe et en Amérique du Nord de 2007 à 2014 ; voir le catalogue édité par le musée d’Ethnographie de Genève (Hainard et Mathez [dir.] 2007). J’ai publié une analyse de la collection (Célius 2009d) dans laquelle je soutiens que mes recherches ne me permettent pas de confirmer l’ancienneté des statues bizango, comme on l’affirme. Mon hypothèse est que ces objets n’ont pas été conçus avant les années 1980-1990, ce qui me porte à les inscrire dans les mouvances de la nouvelle scène artistique, sans toutefois oublier les enjeux religieux et sociopolitiques internes dans lesquels la collection est prise. Sur la collection, voir Beauvoir-Dominique 2005 ; sur un bizango acheté par le musée du quai Branly, voir Delpuech 2011 et l’article de Benoît et Delpuech du présent volume, pp. 132-157.

12 Selon la chronologie établie dans Pivin et al. 2012.

13 Sur les drapo vodou (histoire, fonction, analyse iconographique, description des techniques, profils de créateurs, implications de promoteurs, expositions…), on lira à profit Yonkers 1991, Girouard 1994, Newport 1997, Polk 1997 et Josephson 2007.

14 La broderie de Lunéville, apparue au xixe siècle en France, consistait à imiter certaines dentelles par la broderie (sur tulle). Il existe encore, dans des pays disposant de mains-d’œuvre à bas coût, des ateliers de « petites mains » (brodeurs, brodeuses, perleuses…) qui, à l’aide de cette technique et d’autres, exécutent des motifs destinés aux maisons de haute couture. Voir Vulser 2012 pour des exemples en Inde.

Haut de page

Table des illustrations

Titre fig. 1 Guyodo dans son atelier.
Légende Au fond, des œuvres en carton, peinture et textile recyclé, mai 2014.
Crédits © Photo Carlo A. Célius.
URL http://journals.openedition.org/gradhiva/docannexe/image/2950/img-1.jpg
Fichier image/jpeg, 368k
Titre fig. 2 Frantz Jacques de son nom d’artiste Guyodo, Saint Jacques, 2009.
Légende Verre, bois, fil métallique et textile recyclés.
Crédits Collection Jean Dornéval. Courtesy de l’artiste et des Ateliers Jérôme. © Photo Christian Nerette.
URL http://journals.openedition.org/gradhiva/docannexe/image/2950/img-2.jpg
Fichier image/jpeg, 988k
Titre fig. 3 Maksaens Denis, My Joshua Tree, 2008. Installation vidéo.
Crédits © Maksaens Denis.
URL http://journals.openedition.org/gradhiva/docannexe/image/2950/img-3.jpg
Fichier image/jpeg, 360k
Titre fig. 4 Élodie Barthélemy, Capois-La-Mort, 2004, racine de pin, selle, étriers.
Légende Avec l’aimable autorisation de l’artiste.
Crédits © Photo Manuel Choquet.
URL http://journals.openedition.org/gradhiva/docannexe/image/2950/img-4.jpg
Fichier image/jpeg, 148k
Titre fig. 5 Jean Hérard Céleur, Triptyque sculptural, 2006, métal, techniques mixtes.
Légende Fowler Museum à UCLA, don de Marilyn Houlberg.
Crédits Photo Jessy Bernier, Perspective / Avec l’aimable autorisation des Musées de la Civilisation, Québec.
URL http://journals.openedition.org/gradhiva/docannexe/image/2950/img-5.jpg
Fichier image/jpeg, 264k
Titre fig. 6 Lionel St-Eloi, L’Ange de Justice s.d., techniques mixtes.
Crédits © Photo Roberto Stephenson. Courtesy Galerie Bourbon-Lally.
URL http://journals.openedition.org/gradhiva/docannexe/image/2950/img-6.jpg
Fichier image/jpeg, 468k
Titre fig. 7 Pascale Monnin et Lhérisson Dubréus, Notre Dame des Fleurs, 2011, perles, paillettes, peinture sur toile.
Crédits Avec l’aimable autorisation des artistes et de la Galerie Monnin.
URL http://journals.openedition.org/gradhiva/docannexe/image/2950/img-7.jpg
Fichier image/jpeg, 792k
Titre fig. 8 Détail d’une œuvre de David Boyer, novembre 2013, dans l’atelier de l’artiste.
Crédits © Photo Carlo A. Célius.
URL http://journals.openedition.org/gradhiva/docannexe/image/2950/img-8.jpg
Fichier image/jpeg, 784k
Titre fig. 9 Vladimir Cybil Charlier, Red Cross Tristan, 2009, paillettes et perles sur toile, impression jet d’encre et acrylique, bois.
Crédits © Vladimir Cybil Charlier.
URL http://journals.openedition.org/gradhiva/docannexe/image/2950/img-9.jpg
Fichier image/jpeg, 327k
Haut de page

Pour citer cet article

Référence papier

Carlo A. Célius, « Quelques aspects de la nouvelle scène artistique d’Haïti »Gradhiva, 21 | 2015, 104-129.

Référence électronique

Carlo A. Célius, « Quelques aspects de la nouvelle scène artistique d’Haïti »Gradhiva [En ligne], 21 | 2015, mis en ligne le 01 février 2015, consulté le 18 avril 2024. URL : http://journals.openedition.org/gradhiva/2950 ; DOI : https://doi.org/10.4000/gradhiva.2950

Haut de page

Auteur

Carlo A. Célius

CNRS - CRPLC, Université des Antilles
celiusc@yahoo.fr

Articles du même auteur

Haut de page

Droits d’auteur

Le texte et les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés), sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.

Haut de page
Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search